Arte Sonoro

Saragapi

Sobre el ruido, el caos y las expresiones sonoras del arte. Un radio-podcast resultado de los límites imprecisos y fronteras fluctuantes que forman el arte sonoro.

  1. Tim Hecker: todo aquello que no tiene forma

    12/15/2024

    Tim Hecker: todo aquello que no tiene forma

    Creado por @saragapi En este capítulo vamos a explorar la obra de Tim Hecker, un destacado músico y artista sonoro, mientras viajamos por la evolución de su estilo y su influencia en la escena musical contemporánea. A través de su música, Tim Hecker ha logrado trascender las barreras del género y ha creado un sonido único y evocador con su capacidad para mezclar elementos, explorar nuevas texturas y navegar entre distintos ritmos para crear una música tranquila e inspiradora, teniendo un impacto, así sea sutil, en la vida de quienes le escuchan. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedrahíta para escuchar parte del trabajo de Tim Hecker. Uno de sus primeros álbumes, Rave Death 1972, captura la esencia de la obra de Hecker con capas de texturas y sonidos ambientales que van creciendo y tratan de crear una escena emocionalmente poderosa. Una de las pistas de este álbum que vamos a escuchar se llama In the Fog (número uno en la niebla), un título que hace referencia a un libro del siglo XVIII que hablaba de la niebla y cómo esta estaba ligada a eventos misteriosos que ocurrían en la noche. Él se inspiró en ese libro y en esa sensación sobre las cosas que no están completamente formadas, que se desvanecen, que son transparentes y difíciles de entender. Vamos a escuchar de Rave Death 1972 la pieza In the Fog. Tim Hecker, el músico canadiense del cual estamos hablando hoy, antes de dedicarse a este tipo de música estuvo involucrado en bandas de metal y en la escena del ruido. Durante ese tiempo experimentó con el metal, intervenciones digitales, el uso de pedales y la distorsión del sonido, pero en algún momento se cansó de eso y quiso interesarse en los aspectos más trascendentales de la intensidad del sonido. Dejó su trabajo en el metal y se dedicó a un doctorado para investigar los orígenes históricos del sonido, de los ruidos muy altos y muy bajos, y cómo muchas personas a lo largo de la historia han buscado reducir el ruido, como en investigaciones para hacer ciudades más grandes y silenciosas. Esto lo llevó a generar efectos musicales capaces de explorar experiencias casi divinas. De esa búsqueda surgió el álbum Virgins, que combina elementos de música clásica y electrónica para crear paisajes sonoros. Parte de este álbum fue grabado en una iglesia. Vamos a escuchar de Virgins las piezas AMP, Drunks y Harmonium. Estamos en arte sonoro, escuchando parte del trabajo de Tim Hecker. Él nos sumerge en un mundo fascinante de sonidos y texturas sutiles que desafían otros estilos de música. Invita a abrazar la sombra, la niebla, lo desconocido, creando paisajes muy emocionales. En uno de sus álbumes, Harmony in Ultra Violet, mezcla ruido estático con melodías sutiles, creando un ambiente atmosférico lleno de tensión y misterio. Vamos a escuchar Chimeras, de Harmony in Ultra Violet. La fascinación de Tim Hecker por la manipulación y experimentación del sonido se refleja en el uso de diversas técnicas y herramientas, en cómo interactúa con patrones, los altera y abraza lo inesperado. En una entrevista mencionó que no solo piensa en música, sino en arte en general, como la pintura y la escultura, intentando traducir ese arte a sonidos. A veces resulta en cosas fascinantes y otras en verdaderos desastres, pero él lo ve como parte de su proceso creativo.

    28 min
  2. Multifocalidad, comunismo y sonido

    11/20/2024

    Multifocalidad, comunismo y sonido

    Creado por: Sara Gaviria Piedrahita @saragapi Bienvenida al mundo del arte sonoro, un espacio donde el sonido trasciende lo convencional para convertirse en una experiencia inmersiva y transformadora. Hoy, el enfoque está en Luigi Nono, un compositor fundamental de la música contemporánea del siglo XX, conocido por su innovación técnica y su profundo compromiso político y social. La multifocalidad, un concepto central en el arte sonoro, se refiere al uso de múltiples fuentes de sonido o canales de audio para crear una experiencia auditiva envolvente. Este enfoque permite al oyente percibir la composición desde diferentes ángulos, enriqueciendo la interacción sensorial. Nono adoptó esta técnica en muchas de sus obras, logrando que el espacio se convirtiera en una variable estética crucial, transformando la experiencia auditiva más allá de los límites del concierto tradicional. Nacido en Venecia en 1924, Luigi Nono fue un pionero de la música electrónica y experimental. Desde sus estudios en el Conservatorio de Venecia y bajo la tutela de figuras como Bruno Maderna y Hermann Scherchen, Nono desarrolló un estilo distintivo que lo llevó a la vanguardia de la música serial y aleatoria. Su debut público en 1950 con Variazioni Canoniche, una obra basada en un tema de Arnold Schoenberg, marcó el inicio de una carrera caracterizada por su radicalidad artística. Entre sus obras destacadas se encuentra Per Bastiana Tai-yang Cheng (1967), una pieza que combina grupos instrumentales tocando en cuartos de tono con cinta magnética, demostrando su maestría en la fragmentación sonora y la multifocalidad. Este enfoque lo llevó a repensar la sonorización de espacios y a cuestionar la necesidad de intérpretes en directo, abriendo camino para nuevas formas de escuchar y experimentar la música. El compromiso político de Nono fue una constante en su obra. Declarado comunista y miembro activo del Partido Comunista Italiano, muchas de sus composiciones abordaron temas como el antifascismo, la guerra nuclear y la justicia social. Obras como Intolleranza 1960 (1961) y Sul ponte di Hiroshima (1962) son ejemplos de cómo integró su activismo en su música, utilizando el sonido como herramienta para la reflexión crítica. Además de su activismo, Nono realizó contribuciones significativas a la música electrónica. Piezas como La Fabbrica Illuminata (1964) y A Pierre: Dell'azzurro silenzio, inquietum (1985) exploraron las posibilidades del sonido grabado y manipulado, consolidando su reputación como un innovador en el ámbito sonoro. Luigi Nono transformó la manera en que entendemos y experimentamos la música, fusionando estética, política y tecnología. Su legado sigue vivo, recordándonos la capacidad del arte para desafiar límites, conectar historias y provocar cambios significativos en nuestra percepción del mundo.

    27 min
  3. ¿Menstrúan los vampiros?

    10/25/2024

    ¿Menstrúan los vampiros?

    Escríbeme a @saragapi Horror gótico, brujería, sangre, vampiros, ciclos lunares y hasta viajes en el tiempo: todos estos elementos componen el sexto álbum de estudio de Jenny Hval: Blood Bitch, una historia sobre vampiros y sangre. Hoy escucharemos el trabajo de Jenny Hval, principalmente de su álbum Blood Bitch, una historia sobre vampiros y sangre. Jenny Hval, nacida en 1980, es una compositora, cantante y novelista noruega. Jenny empezó a aprender música a los seis años, cuando tuvo su primer piano. Creció en Oslo y luego se mudó a Australia para especializarse en música creativa y performance. Aunque en un principio Jenny estuvo más interesada en la escritura creativa se interesó por la música a través de la conexión entre sus propias palabras y el sonido. Sus composiciones tienen a la voz, en sus distintas expresiones, como elemento central. Jenny entiende cantar como una especie de sacrificio, de darse y abrirse a sí misma. Empezó su carrera musical como vocalista de la banda de metal gótico Shellyz Raven hasta 1999. Lanzó dos álbumes de estudio bajo el nombre de Rockettothesky, con sonidos oscuros y cautivadores, y finalmente empezó a publicar álbumes bajo su propio nombre en 2011. La música de Jenny Hval se sitúa entre el avant-garde, el art pop, el folk experimental, el noise y el metal. LES ACOMPAÑA SARA GAVIRIA PIEDRA Viscera (2011) fue el primer álbum que Jenny Hval lanzó bajo su propio nombre. Desde este álbum, Jenny empieza a mostrar su interés creativo por la sangre y el cuerpo como un lugar de exploración. Así, en sus narraciones, se adentra en lo visceral, describiendo cómo sus órganos caen de sí misma: lo interno se convierte en lo externo.  De Viscera, escucharemos Blood Flight, una canción en donde se puede escuchar la inspiración que Jenny Hval toma de elementos del folk. Blood Bitch, lanzado en 2016, fue su sexto álbum de estudio. Para este álbum, Jenny Hval se aleja de sus inicios más oscuros en el noise y el metal y toma un sonido más cercano al art-pop. Aunque Hval ya se había interesado antes en su obra por el tema de la sangre, en este álbum crea una historia que reflexiona sobre la sangre desde distintos matices: como elemento ritual, desde la experiencia de la menstruación y a través de las historias de vampiros. Jenny describe Blood Bitch como un álbum conceptual sobre un vampiro que viaja en el tiempo y su deseo por la sangre.  Escucharemos In the red, una canción en donde Jenny Hval crea una atmósfera de suspenso e inquietud con los ritmos ascendentes del jadeo de una voz femenina. Para la creación del álbum Blood Bitch, Jenny Hval se inspiró en las películas de terror de los 70’s y el cine de explotación. El cine de explotación fue un género de películas desarrollado principalmente entre los años 50 y 70 que se enfocaba en temas tabú, a menudo con baja producción y bajo presupuesto. De estas influencias, Jenny Hval toma las imágenes de vampiros y de sangre como fuente para su proceso creativo. Pero además, Jenny Hval creó el personaje del vampiro, protagonista del álbum, con el nombre de Orlando, inspirada en la novela de Virginia Woolf del mismo nombre, sobre un personaje que viaja a través del tiempo y cambia de género. De una forma similar, Jenny aborda el tema de la eternidad en la vida de los vampiros. A través de todas estas imágenes, Jenny Hval crea una historia que es para ella la más ficticia que ha creado, pero a la vez la más personal.  En Untamed region Jenny Hval cuenta la historia de su primer encuentro con la sangre y el deseo de explorar y marcar sus pertenencias con ella. En esta canción, Jenny une narración hablada y canto para crear una atmósfera hechizante. Con un tono más misterioso y oscuro, Jenny Hval evoca la atmósfera de una pesadilla: con jadeos, voces que se sobreponen, grabaciones cortadas, gritos, sonidos de retroalimentación de altavoces y grabaciones de campo. Libreto por Ángela Gaviria

    26 min
  4. Instrumentos del horror

    10/21/2024

    Instrumentos del horror

    Escríbeme a @saragapi La música de terror se ha desarrollado como un campo muy especializado y característico de la experimentación musical gracias a la necesidad del cine de terror, horror y suspenso por buscar los sonidos más propicios para crear atmósferas inquietantes. Aunque las películas de terror empezaron siendo mudas, el acompañamiento musical se ha convertido en un elemento fundamental en el cine de terror para lograr un efecto más envolvente en el espectador. El theremín, también conocido como eterófono, fue uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, creado por el físico ruso Léon Theremin en 1920. Se caracteriza porque se toca sin tener contacto físico con el instrumento, sino solamente acercando y alejando las manos en distintas posiciones concretas. La creación del sonido se da ya que el movimiento de las manos del intérprete en el campo electromagnético del instrumento altera la frecuencia que este reproduce.  Más allá de su mismo funcionamiento, desde sus inicios, el theremín evocó sonidos misteriosos y espectrales. De hecho, se cuenta que cuando se empezó a utilizar en las orquestas, los asistentes se desmayaban del miedo porque pensaban estar escuchando espíritus. De ahí, se fue creando una reputación del theremín alrededor de sonidos embrujados y fantasmales, como bien se ha podido utilizar en bandas sonoras de películas de terror y ciencia ficción. El waterphone fue un instrumento creado por Richard Waters en 1965, inspirado en el tambor de agua tibetano. Consiste en un plato cilíndrico de acero con varillas de bronce de diferentes tamaños a su alrededor, que se pueden tocar con fricción o percusión según el sonido que se quiera crear. Se ha utilizado para ambientar películas como Matrix y Star Trek, pero también para crear composiciones solistas. Toshiyuki Hiraoka es un compositor japonés que, aunque se educó en música clásica y jazz y se desarrolló como guitarrista, también ha grabado álbumes de estudio teniendo como instrumento protagonista el waterphone. A continuación escucharemos Echo, una composición de Toshiyuki Hiraoka del álbum Waterphone. The apprehension engine que quiere decir “La máquina del miedo”, también llamada The Nightmare machine / “La máquina de pesadillas”, Es un instrumento único, creado específicamente para producir sonidos aterradores. Mark Koven, compositor de sonidos para películas de terror, encontró la necesidad de un instrumento que pueda crear sonidos mucho más aterradores sin necesidad de recurrir a muestras electrónicas. Mark Koven dice en una entrevista: Encargué la “Máquina de pesadillas” porque estaba cansado de las mismas muestras digitales, que terminaban en una especie de monotoneidad en las películas de terror. Estaba buscando algo más experimental y acústico que pudiera darme un sonido más original. Para crear este instrumento, Mark Koven se unió con Tony Duggan-Smith, fabricante de guitarras. Este instrumento se compone de varias reglas de metal, una caja de reverberación y cuerdas frotadas por un mecanismo de rueda similar al de la zanfoña, entre otros elementos que le dan la versatilidad necesaria para crear todo tipo de sonidos inquietantes. Este ha sido utilizado para ambientar películas como La bruja y El faro. La búsqueda de nuevos sonidos, no solo para ambientar las películas de terror, sino también para evocarlo por sí mismos, ha impulsado la innovación y experimentación en la música, ya sea mediante instrumentos que por accidente han causado terror como el theremín, instrumentos diseñados específicamente para ser inquietantes como la máquina de pesadillas, o instrumentos tradicionales interpretados de formas novedosas, como la guitarra, la zanfoña e incluso la voz.

    28 min
  5. El sonido de la tecnología

    10/08/2024

    El sonido de la tecnología

    Escríbeme a @saragapi En esta emisión exploraremos la intersección entre la tecnología y la creatividad musical, centrándonos en dos artistas: Cristina Kubish y Alvin Lucier. Les doy la bienvenida a Arte Sonoro. En este programa exploraremos algunas de las obras de Cristina Kubish y Alvin Lucier, analizando cómo han usado la tecnología para expandir los límites de la música y el arte sonoro. Descubriremos cómo sus creaciones desafían nuestra percepción auditiva y nos invitan a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la creación artística. En un mundo donde la tecnología nos ofrece una amplia gama de posibilidades y nos invita a explorar sin límites la creación y la experimentación, es interesante recordar las restricciones y cómo estas han sido parte esencial del desarrollo del arte a lo largo de la historia. Las limitaciones, como las tecnológicas, también pueden inspirar la creatividad y abrir nuevos caminos de expresión artística. El arte sonoro ha experimentado una fascinante evolución junto con los avances tecnológicos. Parte del arte sonoro y del arte en general responde a los avances tecnológicos de cada época. En la actualidad, las obras de arte sonoro se apoyan en micrófonos, altavoces y mesas de mezcla. Un ejemplo anterior es John Cage, a quien hemos escuchado en varios programas de Arte Sonoro. Cage también experimentaba con cualquier tecnología disponible. Un ejemplo icónico es "Cartridge Music", una pieza donde amplifica sonidos sutiles de distintos objetos, a los que les pega micrófonos de contacto. Vamos a escuchar un fragmento de esta pieza. El arte sonoro nos invita a explorar las infinitas posibilidades de la creación sonora, fusionando el arte con la tecnología para llevarnos a lugares inesperados. Es como una ventana a posibilidades de innovación y experimentación. En este caso, el resultado es sonido, y el lenguaje que transmite es el lenguaje sonoro. Una artista sonora que encaja en esta descripción es Cristina Kubish. Kubish es una compositora e instaladora alemana que ha usado la tecnología y los medios electrónicos para crear obras de arte sonoro únicas. Una de las principales características de su trabajo es la incorporación de elementos electromagnéticos para crear esculturas sonoras. Utiliza dispositivos electromagnéticos y auriculares especiales para explorar y capturar sonidos ocultos presentes en nuestro entorno cotidiano. Estos sonidos permiten a los oyentes experimentar paisajes sonoros que tal vez estaban a nuestro alrededor, pero que no escuchamos por no prestar suficiente atención en un mundo tan visual. Su trabajo nos permite descubrir nuevas capas de sonido que usualmente pasarían desapercibidas. Vamos a escuchar de Cristina Kubish "Circles Número Tres". Sabemos que el arte sonoro y la ciencia de la electroacústica están muy cercanos, y que el registro y la reproducción de sonido es algo común. Sin embargo, algunos artistas van más allá, utilizando datos codificados generados desde la década de los 80 para crear sonido y arte sonoro mediante una técnica llamada sonificación. Alvin Lucier, un referente en la música experimental y fenómenos acústicos, también ha usado esta técnica. Una de sus piezas surgió de una panorámica de los Alpes suizos y austriacos. Amigos que fueron a esquiar le trajeron folletos de viaje y una foto de los Alpes. A Lucier se le ocurrió convertir los datos de esa imagen en sonido, creando una pieza para sus amigos. En este capítulo también encontrarás esculturas sonoras y paisajes sonoros creados a partir de la codificación de datos masivos, SONIDO derivado de fotografías de paisajes, así como el uso de sensores, circuitos electrónicos y campos electromagnéticos.

    27 min
  6. Whalescapes: sonidos del universo

    09/27/2024

    Whalescapes: sonidos del universo

    Hola! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Arte Sonoro, un espacio en el que exploramos los paisajes sonoros que nos rodean y cómo estos sonidos han influido tanto en la música como en nuestra comprensión del mundo natural. Yo soy Sara Gaviria Piedrahita, y hoy nos embarcamos en un viaje a través de las profundidades del océano. Vamos a escuchar y descubrir cómo los cantos de las ballenas no solo son una forma de comunicación, sino también una poderosa influencia en la música humana. Empezamos sumergiéndonos en el sonido más icónico del océano: el canto de las ballenas. Estos animales no solo utilizan su canto para comunicarse entre ellos, sino que sus sonidos pueden reflejar cambios en el ambiente, como la temperatura del agua o la presencia de depredadores. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, crean complejas "canciones" que pueden durar hasta 30 minutos y viajar grandes distancias bajo el agua. Curiosamente, los cantos de ballenas han inspirado a muchos músicos humanos. El investigador Alex South ha estudiado cómo estos sonidos naturales han sido incorporados en composiciones musicales a lo largo del tiempo. Uno de los primeros en hacer esto fue Larry Wendt, cuyo trabajo experimental In the Beginning was the Whale de 1976 es un ejemplo temprano de cómo el arte humano puede fusionarse con la naturaleza en una conversación sonora. Volviendo al océano, nos detenemos a pensar en cómo suenan los paisajes subacuáticos y en su impacto en la vida marina. El sonido bajo el agua es crucial para la supervivencia de muchas especies, y desafortunadamente, los humanos hemos alterado estos delicados ecosistemas sonoros con actividades como el tráfico de barcos y la exploración sísmica. Para las ballenas y otros animales marinos, el sonido es tan importante como la vista lo es para los humanos. Utilizan los sonidos para navegar, cazar, evitar depredadores y comunicarse. Sin embargo, con el aumento del ruido generado por los humanos, estos animales están enfrentando dificultades para llevar a cabo estas funciones vitales. Escuchar estos paisajes sonoros naturales nos recuerda la importancia de preservar el equilibrio acústico en el océano. El compositor Pierre Ouellet nos ofrece una visión increíble de cómo los sonidos del océano han sido interpretados y transformados en música humana. Durante los últimos 30 años, Ouellet ha trabajado en grabaciones experimentales, capturando sonidos submarinos de ballenas, narvales y otros animales marinos. Su álbum Northern Whales es un viaje sonoro fascinante que combina grabaciones subacuáticas reales con composiciones musicales. A través de su trabajo, Ouellet nos invita a escuchar el océano como nunca antes lo habíamos hecho, revelando la riqueza y complejidad de los paisajes sonoros marinos. En una de las grabaciones más conmovedoras del álbum, BELUGAS IN THE ST. LAWRENCE, Ouellet captura el sonido de un grupo de belugas nadando cerca de su bote. Es un testimonio vivo de cómo la música puede servir como puente entre especies. Conclusión: La Naturaleza como Sinfonía Viva Este episodio de Arte Sonoro nos ha llevado a explorar cómo el canto de las ballenas, el murmullo del océano y otros sonidos naturales son parte de una sinfonía viva que conecta a todos los seres. La naturaleza, con sus infinitos paisajes sonoros, tiene mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Espero que este viaje sonoro te haya inspirado a prestar más atención a los sonidos de tu entorno y a reconocer que el sonido no es solo algo bello o relajante, sino necesario para el equilibrio de la naturaleza. La música está en todas partes, incluso en los lugares más inesperados, como las profundidades del océano. La próxima vez que escuches un sonido cotidiano, pregúntate: ¿qué historia me está contando? Yo soy Sara Gaviria Piedrahita, y esto ha sido Arte Sonoro. Escríbeme a @saragapi

    16 min
  7. El amor dentro del fregadero que siempre se está moviendo

    09/20/2024

    El amor dentro del fregadero que siempre se está moviendo

    ¿Alguna vez has pensado en los sonidos cotidianos? Esos que escuchamos a diario pero que a menudo pasan desapercibidos. Bueno, el programa de hoy se llama "El amor dentro del fregadero que siempre se está moviendo" y vamos a explorar justo eso (¿??). La música concreta, por si no lo sabías, fue desarrollada por un tipo llamado Pierre Schaeffer en los años 40, y su idea era usar sonidos grabados del día a día, como trenes o utensilios de cocina, para hacer música. Esos mismos principios han inspirado a artistas actuales, y hoy vamos a hablar de tres proyectos que hacen algo increíble con esto: Matmos, Good Willsmith, y Wanda Group. Te cuento, Matmos es un dúo super interesante de San Francisco. Estos manes grabaron todo un álbum usando una lavadora Whirlpool. Sí, leíste bien, ¡una lavadora! El disco se llama Ultimate Care II y con él capturan una poética muy bella sobre lo cotidiano, sobre el simple acto de lavar la ropa. ¡Imagínate! Un objeto tan común como una lavadora, sacado de su uso normal, se convierte en música. Te juro que te va a hacer ver el mundo doméstico de otra manera. En este programa escucharmos una pieza. Pero ahí no acaba todo. Estos tipos son súper creativos, también tienen un disco llamado The Marriage of True Minds donde hicieron experimentos parapsicológicos para crear música. Intentaban transmitir telepáticamente ideas a personas bajo privación sensorial y luego esas personas les decían qué sonidos o imágenes habían sentido. ¡Rarísimo pero fascinante! En este programa escucharemos “Teen Paranormal Romance”  de Matmos. Luego está Good Willsmith, que me encanta porque su música nace de la amistad entre los tres miembros de la banda. Graban música improvisada, creando un sonido que mezcla drone, ambient y electrónica. En una entrevista dicen que cuanto más tiempo pasan juntos, más se quieren. Su música refleja esa cercanía, como un testimonio de su amistad. Esta pieza suena en el capítulo “What you think is crazy isn’t” de Good Willsmith. Y para cerrar, tenemos a Wanda Group, el proyecto de Louis Johnstone. Él se especializa en collages sonoros usando cosas como el sonido del agua, pájaros o incluso una cortadora de césped. ¡Es surreal! Me encanta cómo juega con la idea del amor en lo cotidiano en su pieza Love Inside The Ever Moving Sink. Es como un Matmos, pero con el fregadero. En este podcast te comparto  un fragmento de su trabajo: “Love inside the ever moving sink” de Wanda Group. Este episodio trata de redescubrir los sonidos que nos rodean y encontrar belleza en lo más sencillo y cotidiano. Es como una invitación a escuchar de nuevo el mundo a tu alrededor. Para despedirnos, te dejo una pieza de Natalie Chami, la vocalista de Good Willsmith, en su proyecto solista TALsounds. Escúchala aquí. Espero que disfrutes estos sonidos tanto como yo. ¡Nos escuchamos en el próximo episodio de Arte Sonoro!   Escríbeme a @saragapi

    24 min

About

Sobre el ruido, el caos y las expresiones sonoras del arte. Un radio-podcast resultado de los límites imprecisos y fronteras fluctuantes que forman el arte sonoro.